”Animal Magnetism“ est le disque qui me fera connaitre Scorpions
bien avant leur fameux live ”Tokyo Tapes“...
Un Animal Magnétique
J’ai toujours eu un train de retard sur les modes, alors que
certains découvraient le Hard rock, j’en étais encore au Glam Rock.
J’ai commencé à acheter mes premiers vinyles de rock avec mon petit
salaire d’apprenti menuisier. Le premier sera le live d’AC/DC ”If You Want Blood You've Got It“ suivi d’”Highway to Hell“ et le suivant sera un album de Scorpions avec ”Animal Magnetism“. Pourquoi celui-là et pas un autre ? Mes achats de
polychlorure de vinyle ont souvent été attirés par le graphisme ornant
la pochette et celles de Scorpions vont beaucoup m’intriguer. Même si je n’avais jamais acheté un
album du groupe teuton, j’avais déjà écouté leur album live
de 1978 “Tokyo Tapes“ et le titre ”Fly to therainbow“ et le solo d’Ulrich Roth
m’avait impressionné. Roth, le
guitariste Hendrixien qui fondera plus tard son groupe Electric Sun. Il quittera Scorpions la même année et sera remplacé
par Matthias Jabs. Ils enregistreront ”Loverdrive“ en 1979 et ”Animal Magnétism“ l’année suivante.
Le magnétisme animal… qu’est-ce que c’est ? c’est
une ancienne théorie et pratique thérapeutique de la fin
du XVIIIème siècle qui eut d'importantes
conséquences sur le développement de la médecine et de la
psychologie voire de la parapsychologie. ”Make it Real“ un riff d’intro prometteur pour la suite de l’album, Klaus Meine égal à lui-même, une mélodie accrocheuse et un duo de
guitaristes aux riffs efficace.
“Don't Make No Promises (Your Body Can't keep)”
le premier titre écrit par Matthias Jabs, une rythmique surpuissante, un morceau agressif. Même si la mélodie
est un peu brouillonne, ça reste un très bon hard rock dans leur style
bien reconnaissable. ”Hold Me Tight“ On découvre le côté sombre de Scorpions avec un Klaus Meine inquiétant qui ferait presque penser à Ronnie James Dio.
”Twentieth Century Man“ comme pour le morceau précédent, la noirceur se dégage du
morceau, la voix de Klaus hors norme et des guitares à la limite de la saturation. On
est loin de la légèreté de l’album ”Lpverdrive“. ”Lady Starlight“ : des morceaux comme eux seuls savent en jouer, arpèges de
guitares tout en douceur et un chanteur à la voix de velours ce
titre "lady Starlight" reste dans la ligné de ”Holyday“, la grande sœur de ”Still Loving You“. ”Falling in Love“ net et sans bavure, guitares acérées et refrain accrocheur,
pourquoi faire plus compliqué ?
”Only a Man“ Klaus commence à
capela en changeant les tonalités au cours du morceau et toujours
des riffs saignants et une rythmique imposante. ”The Zoo“ : en quarante-cinq ans ce morceau n’a pas pris une ride, la
performance des zicos est parfaite, que ce soit la basse
omniprésente, la batterie qui écrase tout sur son passage, des
guitares à l’unisson avec Matthias Jabs à la talkbox qui fera passer le jeu de Peter Frampton dans ” Do You Feel Like We Do“ pour un gazouillis d’oiseau. ”Animal Magnetism“ : retour dans le côté obscur du groupe, moins d’agressivité
issue des instruments, mais beaucoup de maitrise et de
technique.
Un très bon disque qui connaitra un succès populaire.
Mais Scorpions a
toujours eu des problèmes avec la présentation de ses pochettes.
On se souvient avec ”Virgin Killer“, ”Taken by Force“, ”In Trance“, ”Loverdrive“ et ”Animal Magnetism“ ne dérogera pas a la règle, la photo conçu par Hipgnosis représentant une femme agenouillée devant un homme
tournant le dos, un chien à ses côtés sera considérée comme
sexiste. De toute manière après avoir écouté cet album, je
mettrais le pied à l’étrier et j’achèteras dans la foulée ”Loverdrive“ et en 1984 j’irais les voir au Palais
Omnisports de Paris avec un certain plaisir.
Scorpions, la petite bébête qui pique avec sa queue mais à la différence
de son cousin arthropode, il n’est pas mortel… hormis pour les
oreilles.
P.S : Vendredi 23 janvier, décès du bassiste
Francis Buchholz à l'âge de
71 ans?
MARDI :banco
à Bangkok pour Pat
117,
notre routard tout terrain, qui a déniché en Thaïlande ce « Best
shot » de l’icône du rock FM Pat Benatar, une compilation
qui réunit le meilleur de la production de la reine du body
lycra.
MERCREDI :Bruno
salue
le vent de fraîcheur heavy rock qui a soufflé sur les tristounettes
années 80, grâce à The Cult, dans « Love » les
guitares sont grassouillettes et le chant de Ian Astbury déclamatoire
et halluciné.
JEUDI :Benjamin
prolonge son visa et reste en Californie pour nous conter
« Le Folk rock », avec David Crosby qui pleure, et Tom
Petty qui émerge, dopant sa musique de douceur byrdsienne et
d’énergie rhythm’n’blues.
VENDREDI :
on
a revu un classique de Charlie Chaplin, paumé dans les steppes
neigeuses de « La Ruée vers l’or », il y fustige le
rêve américain fondé sur la richesse et le déclassement, un film
dont il révisera le montage 15
ans plus tard.
👉 La
semaine prochaine,
Pat
nous
fera une piqûre de rappel avec Scorpions, et peut être bien Bruno
aussi, il y aurait du Roth dans l’air (Ulrich ou Philip ?),
chez Claude 4 cycles de lieder de Gustav Mahler, et au cinéma
l’autopsie du pouvoir poutinien avec Olivier Assayas.
C’est au cours d’un déjeuner
chez Douglas Fairbanks que Chaplin a trouvé l’idée de son nouveau
film, après l’échec commercial de L’OPINION PUBLIQUE* (1923). Les deux amis regardaient des stéréogrammes (l’ancêtre de l’image
3D) dont l’un représentait une file de trappeurs gravissant une
montagne enneigée du Klondike, au Canada. Plus tard, Chaplin lit un
article racontant l’horrible épopée d’un groupe de migrants
pris dans une tempête de neige, dont quelques uns ne durent la vie
qu’en mangeant les cadavres de leurs camarades.
Voilà un bon point
de départ pour une comédie ! Il écrivait : « Il
est paradoxal que la tragédie stimule l’esprit de ridicule, qui
est une attitude de défi. Nous rions de notre impuissance face aux
forces de la nature, ou nous devenons fou ».
C’est avec LA
RUÉE VERS L’OR que Charlie Chaplin modifie sa façon de
travailler, élaborant un script précis, en ayant dès le
départ une vision globale de son film. Ce qui permet à ses équipes
de travailler aux repérages, à la construction des décors,
costumes et accessoires.
Par contre, ce qui ne change pas, c’est
cette habitude de peaufiner une scène en refaisant mille fois les
prises, pour ajuster, préciser un gag, une intention. Chaplin en a l’idée générale mais cherche constamment à la rendre meilleure. Il était producteur et distributeur de
ses films (co-créateur de United Artists avec Fairbanks, Griffith et Mary Pickford) travaillait dans ses propres studios, il
avait donc une liberté totale. Si mes calculs sont bons (on parlait
à l’époque en mètres, pas en minutes) Chaplin aurait imprimé
quelques 30 heures de pellicule pour un montage final de 1h10.
Par
exemple, la fameuse scène où Charlot (appelons le comme ça, son
personnage n’a jamais de nom) et Big Jim dégustent une chaussure cuite a
nécessité 63 prises ! Le cuir de la godasse était fabriquée
en réglisse, ce qui a provoqué quelques dérèglements intestinaux
aux deux acteurs… Mais à chaque prise Chaplin trouve une idée en
plus, celle géniale où il sert la semelle comme on lève un
filet de daurade, ou les clous qu’il suce avec délectation comme
des os. Scène d’autant plus géniale que, regardez ce détail,
avant de servir la grolle, il prend soin de bien nettoyer
l’assiette !
Cette scène de la chaussure fait partie des gags
de substitutions dont Chaplin est friand. Détourner l’utilisation
d’un objet pour une autre. Dans LES TEMPS MODERNES il prend une
burette d’huile comme fleuret, ou un poulet en guise d'entonnoir. Ici, une godasse devient une
dinde de Noël. Plus tard Charlot lui même deviendra un
poulet devant lequel, en pleine hallucination, Big Jim
salive.
Scène techniquement difficile à tourner. Ca paraît con
aujourd’hui, mais à l’époque les trucages se
réalisaient en direct au tournage, à la caméra, les laboratoires n'étaient équipés que pour développer la pellicule, pas pour réaliser des effets spéciaux. Chaplin tourne sa scène, le
cameraman amorce un fondu de fermeture, Chaplin met son costume de
poulet, reprend sa place et gestuelle exacte (l’autre acteur reste parfaitement
immobile) le cameraman rembobine pour reprendre avec un fondu
d’ouverture. A l’écran, Charlot se métamorphose en poulet, et
vis et versa.
Plusieurs séquences ont été tournées en décors
naturels, près du lac Tahoe en Californie du nord, comme la première
scène impressionnante qui ouvre le film, cette file ininterrompue de
chercheurs d’or dans un paysage enneigé. 600 figurants recrutés parmi les locaux, heureux de gagner trois sous et de figurer dans
un film avec Charlot. Sur la photo de tournage on voit plusieurs
caméras alignées, aux optiques différentes, car Chaplin tournait tout en double, par
sécurité. Ce qui lui permettra 15 ans plus tard de revoir son
montage, on y reviendra…
Après cette scène d’ouverture, qui sert
à poser le contexte, on retrouve Charlot perdu dans le blizzard,
cherchant sa direction sur une carte, qui trouve refuge dans la cabane
de Black Larsen, un repris de justice. Le film prend parfois des
allures de western, avec ces de coups de flingues, de meurtres. Un aspect qui
refroidira un peu le public des petites villes, qui ne s’attendait
pas à un film violent ! Scène géniale lorsque pris dans les
courants d’air, Charlot patine au sol, ne parvient pas à sortir de la cabane,
systématiquement soufflé à l’intérieur.
Autre scène mémorable,
la cabane suspendue dans le vide, qui tangue. Le décor était
construit sur des pistons que les accessoiristes actionnaient selon
que Chaplin et Mack Swain (fidèle complice) s’y déplaçaient. Pour les plans éloignés, le réalisateur a recours à une maquette miniature suffisamment convaincante, on ne
voit pas de différence. Cette bicoque soufflée par un tourbillon
rappelle celle du MAGICIEN D’OZ.
Une fois de plus, Chaplin filme un marginal qui cherche sa place, à s'intégrer à la société, en appréhender les codes. Le film moque
le rêve américain, où chacun est prêt à mentir, trahir, tuer
pour acquérir sa concession, la richesse. Chaplin y développe aussi, dans la tradition du mélodrame, une romance contrariée. Pour cela il faut une jeune première. Edna
Purviance, partenaire de Chaplin de longue date n’est pas
sélectionnée (son penchant pour l’alcool la rendait peu fiable),
c’est Lita Grey qui est choisie, la gamine qui jouait l’ange dans THE
KID. Évidemment Chaplin fricote avec elle et la met en cloque. Elle
était mineure, ça la fout mal, ils se marient. Le scandale est étouffé, et Georgia Hale, tout
juste 18 ans, reprend le rôle.
Les scènes dans le bar tranchent par
leur effervescence et le nombre de figurants par rapport à celles dans la cabane. Chaplin
filme en légère contre-plongée pour accentuer l’espace, joue sur la profondeur, chaque strate du plan contient son lot d'actions. C’est là qu'il tombe raide dingue d'une allumeuse, Georgia, qui est davantage attirée par le
baraqué Jack Cameron. Charlot invite Georgia à réveillonner. Elle ne viendra que dans ses rêves…
Ainsi naît un des plus beaux
numéros de Chaplin, la danse des petits-pains, d’une poésie et
d’une tendresse infinie. Le retour à la réalité est rude. Chaplin n’est jamais meilleur que lorsqu’il filme le désespoir,
la solitude. Et souvent il se filme de dos ou de trois quart arrière (dans la scène de l'incendie vue du toit du DICTATEUR il joue de dos, quel acteur serait aussi expressif dos à la caméra ?!). J’adore ce plan où il mate les fêtards depuis
l’extérieur du bar, très beau visuellement, graphique, sa
silhouette qui se détache de la fenêtre, la position incertaine du
corps.
LA RUÉE VERS L'OR se finit bien. C’est rare dans
l’oeuvre de Chaplin. On peut faire un parallèle avec la fin de LES LUMIÈRES DE LA VILLE, où la fleuriste reconnaissait
le vagabond. Chaplin joue avec l'idée de méprise (comme le milliardaire alcoolo de LES LUMIÈRES DE LA VILLE) l'illusion du costume, mais ici inversé. C’est parce que Charlot devenu millionnaire renfile ses
hardes pour les besoins d’une photo, que Georgia le reconnaît. On
se rend compte surtout qu’il y a une unité dans toute l’oeuvre
de Chaplin, des motifs dramatiques sans cesse exploités, creusés,
améliorés.
En 1942, Charles Chaplin décident de revoir le montage
de son film, de supprimer les intertitres au profit d’une voix off.
Conséquence directe si on retire les cartons : la durée du
film est raccourcie et tous les raccords doivent
être corrigés. C’est là qu’interviennent les images issues de
la deuxième caméra, mais aussi des rushes non montés. On estime
que la moitié des plans de la version 42 sont différents de la
version 25. Chaplin a gommé l’aspect documentaire et anxiogène des scènes avec
les trappeurs, trop réalistes - qui rappellent l'incroyable plan d'ouverture de AIGUIRRE de Werner Herzog - il ne reste que le plan d’ensemble au début,
dommage. Il voulait donner une tonalité plus légère au drame, dont les aspects les plus noirs avaient choqué les spectateurs.
Il a aussi édulcoré sa
diatribe anti-US, à l’heure où l’Amérique venait de subir
l’attaque de Pearl Harbor. Et a modifié le baiser final à
Georgia pour se conformer au code
Hays depuis entré en vigueur (pas de baiser sans mariage !) et éviter de relancer les rumeurs - fondées - quant à ses
turpitudes sexuelles, alors que le FBI l'avait dans le collimateur.
La version officielle de LA RUÉE VERS L’OR
est aujourd’hui celle, sonorisée, de 1942, depuis éditée en dvd
par MK2. Mais l’originale est encore diffusée - histoire rocambolesque -
achetée par un collectionneur à la société chargée par le frère
de Chaplin de détruire les archives lors de l’exil contraint du
cinéaste en 1952 ! Bobines rafistolées et diffusées grâce à
un biais juridique : Chaplin avait oublié de renouveler le
copyright de son propre film. Un montage qui ne serait pas
totalement conforme à la version projetée lors de la première du
26 juin 1925 à Hollywood, car remontée avec des extraits glanés ici ou là. Il faudrait un bouquin entier pour
raconter cette histoire, qui rappelle l’aventure du NAPOLÉON
d’Abel Gance.
Même dans sa version tronquée, remodelée,
aseptisée, LA RUÉE VERS L’OR reste un des chefs d’oeuvre de Charlie Chaplin, mais dont les modifications par l’auteur lui-même,
hélas, impactent la noirceur dramatique, au profit d’un drolatique
divertissement.
*L'Opinion Publiqueest le seul film dramatique de Chaplin, dans lequel il ne joue pas, un superbe mélodrame mondain dont l'action se passe à Paris, qui a lancé la carrière de l'acteur Adolphe Menjou.
Et bon anniversaire, la Ruée à 100 ans !!
noir et blanc - 1h09 - format sonorisé 1:1.37 pour la
version 1942
noir et blanc - 1h29 - format muet 1:1.19 pour la
version 1925.
La nouvelle bande annonce restaurée pour le centenaire, et la scène géniale de la godasse, version sonorisée, avec la voix de Chaplin :
Alors
que Neil Young érigeait les bases d’une œuvre foisonnante, David
Crosby s’apprêtait à produire le plus bel acte de résilience de
l’histoire du rock. L’affaire commença un jour d’été 1969,
dans un décor Californien évoquant tout sauf la possibilité d’un
drame. Christine Hinton, la
fiancée de Crosby,
avait alors 28 ans, âge bienheureux où la fleur de la maturité
commence à atteindre un épanouissement encore préservé de
l’écueil de la vieillesse. Comme beaucoup d’êtres sensibles, la
jeune femme entretenait avec le règne animal un lien presque filial,
une colonie de chats venant sans doute combler chez elle le manque
affectif qu’aucun enfant n’était encore venu consoler. Mark
Twain disait lui-même considérer comme un ami toute personne aimant
les chats.
Christine Hinton enferma l’un d’eux dans une de ces
petites cages leur annonçant le voyage tant redouté chez le
vétérinaire. Celui qui ne comprend pas l’angoisse de son animal
en entrant dans de tels établissements n’a jamais dû, lorsqu’il
entra dans un hôpital, ressentir ce léger sentiment de mal être
vous étreignant durant quelques instants. Lorsque la
voiture de Christine Hinton commença à accélérer, cela provoqua chez
l’une de ses bêtes une folle panique hystérique. La porte de sa cage ayant été
mal fermée, le chat en
sortit
tel un diable de sa boite pour sauter au visage de sa conductrice,
qui envoya le véhicule dans le fossé. La scène fut sans doute trop
rapide pour que la jeune femme se rendit compte de son passage de vie
à trépas.
Quelques minutes plus tard, dans cette même ville de
Californie, le cri désespéré de David Crosby retentit tel un
poignant rappel de la dimension tragique de chaque vie humaine. En
amour comme dans tout autre domaine, l’homme ne prend réellement
conscience de son bonheur que lorsqu’il le perd. Voilà donc l’un
des chanteurs les plus célébrés de sa génération confronté à
une vie qui s’effondre et au vertige d’une existence à
reconstruire.
Quelques mois plus tard, alors que la critique n’en
finissait plus de louanger l’album « Déjà vu », la
séparation de CSNY le poussait dans les bras d’une aventure
solitaire. Le rock Californien fut toutefois une grande famille et,
pour l’aider à exorciser sa souffrance sur un premier album solo,
des musiciens tels que Neil Young et Grace Slick vinrent participer à
ses chorus mystiques. Mystique est d’ailleurs le mot définissant
le mieux « If I could only remember », celui qui
caractérise le mieux son fascinant spleen. Le mysticisme est le cri
de l’homme qu’un drame met face à la fragilité de son
existence, l’ascension d’un esprit cherchant à transcender la
cruelle absurdité de son existence. Si les hippies s’éloignèrent
des vieilles religions, ce ne fut que pour mieux tenter de créer la
leur, car aucun esprit humain sain ne peut s’épanouir sans une
forme de transcendance.
Ainsi entre-t-on dans un album comme « If
I could only remember » comme dans une cathédrale, avant d’en
ressortir régénéré par l’écho de ses notes caverneuses et de
ses chœurs célestes. Il y a quelque chose de christique dans ce
folk rock mélodieux, chef d’œuvre d’un homme ayant su faire de
sa souffrance une source de consolation. Un tel album s’écoute
devant une fenêtre, le regard perdu dans la beauté d’un paysage
d’été, l’esprit débarrassé de toutes préoccupations
inutiles. Touché par la grâce de cette nostalgie lumineuse,
l’auditeur se met alors à ressentir la douce euphorie d’un
Raskolnikov imaginant son avenir après que son aveu l’ait libéré
du poids de la culpabilité. Ce sentiment n’est autre que l’espoir
et, dans sa douleur, c’est le plus beau cadeau que put faire David
Crosby à une époque qui s’achève.
Ce que la Californie initia et
sembla avoir clos trouva une résurrection inattendue qui naquit dans
les bayous de Floride. Là, dans ces décors rendus célèbres par le
fameux « Born on the bayou » de Creedence Clearwater
Revival,
grandit un jeune homme doté d’une grâce angélique le
prédestinant à chanter les tourments de l’amour. Tom Petty fit
partie de ces hommes que la nature semble avoir fait naître pour que
leurs photos soient exposées dans les chambres des gourgandines du
monde entier, mais un tel avantage n’évite pas toujours de subir
les caprices du destin. Formé en 1968, son premier groupe joua un
rhythm’n’blues rugueux sur les scènes des bars les plus paumés.
Sans doute cette période eut elle le mérite de faire vivre à Tom
Petty une série d’aventures et de séparations qui influencèrent
ses premières mélodies. Toujours est il que son groupe Mudcrutch
semblait n’avoir aucun avenir, ce qui incita vite ses musiciens à
se renommer Tom Petty and the Heartbreakers.
Suivirent des années de galère avant que, signé par un petit
label, le groupe n’enregistre un album sombrant immédiatement dans
les méandres des bacs à solde. Qu’importe, le producteur de ces
rêveurs maudits crut fermement en l’avenir de ses poulains, qu’il
propulsa sur scène en première partie du guitariste Neil Lofgren.
Venant de sortir un excellent album solo, Lofgren se fera de nouveau
connaître en rejoignant le E Street
Band
de Bruce Springsteen, qui s’apprête pour l’heure à publier
l’inoubliable « Born to run ».
Pendant que les
Heartbreakers effectuaient cette tournée, quatre marginaux New
Yorkais préparaient un album déclenchant une véritable révolution
sonore. Interrogé par les premiers fanzines locaux, Johnny Ramones
affirma que son groupe fut fondé pour débarrasser le rock de ses
errements prétentieux. Refrains simplistes portés par trois accords
mitraillés avec une énergie rageuse, les titres des Ramones
annonçaient la musique d’une génération cherchant à retrouver
l’énergie des premières heures du rock’n’roll.
Sans
reproduire ce niveau de simplicité, l’album « Tom Petty and
the hearbreakers » dopait la douceur byrdsienne à grands coups
d’énergie rhythm’n’blues. Riffeur redoutable et soliste d’une
rare finesse mélodique, Mike Campbell rapproche le folk rock du
blues sur le classique « Breakdown ». Dès lors, porté
par le succès du single « American girl », le groupe ne
quitta plus les sommets des ventes américaines.
Fort de ce succès,
les Heartbreakers prolongèrent l’écho de ce garage folk rock sur
l’excellent « You’re gonna get it ». Aussi
enthousiasmante que soit l’énergie stonnienne de titres tels que
« I need to know » ou « American girl », Tom
Petty
n’est jamais aussi bon que lorsqu’il pose sa voix et son jeu
plein de finesse sur des mélodies unissant les souvenirs des
premiers titres des Beatles et celui des grands folk rockers
Californiens. Des titres aussi irrésistiblement mielleux que
« Listen to her heart » puis « You got lucky »
annonçaient la voie que prendrait ensuite le blues, voie qui fut
ouverte par le producteur Jimmy Lovine. Aussi conscient qu’il fut
de la demande de simplicité qu’incarnait alors le punk, le
producteur savait bien que le grand public est une bête craintive
fuyant les sensations trop extrêmes. Ainsi trouva t-il un subtil
équilibre entre la simplicité exigée par l’époque et une
certaine douceur sirupeuse chère au public pop.
Maîtres de
l’époque, les synthétiseurs ouvraient ainsi l’album « Damn
the torpedoes », pavant ainsi la voie à des guitares aussi
nerveuses que grandiloquentes. Encore aujourd’hui, les radios
diffusent régulièrement des titres tels que « Refugee »
ou « Even the losers » à des américains se rappelant
tendrement les tumultes et les joies de leur adolescence.
Raisonnant
en un écho aussi grandiloquent que propret, les guitares rock
n’atteignirent jamais plus un tel niveau de puissance mélodieuse,
parfait accord entre la modernité pop des synthés et l’énergie
élégante de riffs à la simplicité lumineuse que nul ne saura
reproduire ensuite. Cette élégance nerveuse, Tom Petty sut la
prolonger sur les excellents « Hard promise » et
« Southern accent », avant d’en poursuivre l’écho
dans une discographie ne contenant aucun déchet. Aujourd’hui
encore, alors que le vieux continent semble l’ignorer, nombreux
sont les américains considérant Petty comme le Springsteen de la
cote ouest.
Une histoire en cachant souvent une autre, cette
conclusion représente l’introduction idéale à une des plus
belles épopées de l’histoire du rock.